A N T H O L O G I E
Fondée à Paris en 2009, la galerie ANTHOLOGIE repose sur un dialogue créatif entre l'Europe et l'Asie.
Porté par son parcours parmi les acteurs du design international de l'architecture ainsi que ses relations établies de longue date avec le Japon ; son fondateur Denis Ribreau, dessine les contours d'une cartographie imaginée autour d'un collectif d'artistes nordiques et japonais dotés d'une forte maturité à éveiller nos sens.
Le japon et les pays nordiques partagent un rapport intime à la nature et aux éléments. Contrées relativement éloignées, recouvertes de forêts et dont la culture singulière est préservée, japonais et finlandais entretiennent une même relation à l'espace, à la lumière, et dans leur comportement, leur discrétion, leur précision, leur honnêteté, ils se ressemblent beaucoup.
Pour apprécier ce dialogue esthétique d'une rare fluidité, rendez-vous à Paris ou la galerie Anthologie présente des oeuvres réalisées à quatre mains par des artistes nordiques et asiatiques.
Le Monde, Octobre 2019
Hors-série Japon, M Le Mag
A PROPOS
DIALOGUE EUROPE - ASIE
Fondée en 2009, ANTHOLOGIE est l'expression d'un dialogue créatif initié depuis 2000 entre la France et le Japon.
Évoluant avec les acteurs majeurs du design international et de l'architecture depuis vingt années, son fondateur Denis Ribreau a construit des relations profondes et amicales auprès d'artistes, artisans, designers, créant au fil du temps sa propre orientation dans le domaine de l'art et de l'architecture auprès d'une nouvelle génération de créatifs recherchés.
INTUITION NARRATIVE
Les relations longues distances sont parfois les plus passionnées et nos liens établis de longue date avec le Japon posent les fondations d'une galerie explorant créativité et transmission des savoirs.
La galerie Anthologie repose sur une complicité intuitive.Donner à voir ce qui échappe au regard, être, sentir l'instant devant soi ; montrer et dire sur le mode de la parole silencieuse.
Établir une relation avec l'inconnu, en recherchant un minimum d'intervention devant le spectateur, en un mot viser juste.
COLLECTIF CREATIF
A l'image d'une petite fondation culturelle, au delà du circuit traditionnel de galeries plus communicatives, notre volonté est de représenter fidèlement et dans le temps un collectif d'artistes avec lesquels nous partageons une maturité créative sur l'espace et la matière.
Située à Paris, rive gauche sur le chemin du quai Branly et du musée d'Orsay, une petite galerie explore secrètement un monde sensible qui se dessine.
ART & SAVOIRS-FAIRE
La galerie approfondie pas à pas cette approche manuelle et gestuelle auprès du public, institutions, écoles d'art, musées et fondations.
Hiver 2017, la Finlande était à l'honneur au Japon et le mobilier de Nikari consacré au Takenaka Tools Museum de Kobe.
A l'été 2018 Nikari ouvrait les portes de ses ateliers à la famille impériale du Japon pour inaugurer les relations culturelles entre la Finlande et le Japon dans la valorisation des ressources naturelles et la transmission des savoirs.
FONDS D'ART CONTEMPORAIN
Reposant sur une collection de plusieurs centaines d'œuvres, la galerie pointe son regard sur un art contemporain doté d'une forte capacité à éveiller nos sens.
Donner à voir ce qui échappe au regard, être, ressentir, montrer et dire sur le mode de la parole silencieuse ; établir une relation avec l'inconnu, en recherchant un minimum d'intervention devant le spectateur, en un mot, viser juste.
ARCHITECTURE INTERIEURE
Du siège social d'une grande entreprise à l'aménagement d'une maison de famille, nous proposons un mobilier simple et fonctionnel.
Parmi nos récenys projets prestigieux en France;
2021 HERMES Parfum nouveau siège de la direction Paris 8ème.
2022 KADIST Fondation d'art Hôtel de Tallard Paris 3ème
KASETSU, Tokyo
Kasetsu vit à Tokyo, représentée pour la première fois en Europe et en France par notre galerie exclusivement depuis 2020.
Sur les bases de la calligraphie en employant l'encre et le pinceau, Kasetsu utilise sa propre réthorique artistique et unique. Immérgée physiquement, Kasetsu exerce son énergie dans l'état spirituel ou elle se trouve, réalisant des multiples jusqu'à la réalisation de l'oeuvre parfaite. Les lignes se réalisant d'elles mêmes dans l'action, au delà du caractère l'abstraction prend forme au dessus du sens des mots.
Kasetsu explore la frontière entre la calligraphie en tant qu'œuvre d'art dans la vie de tous les jours, et ce qui rend la calligraphie si attrayante, qu'elle soit artistique ou pratique.
Ecrivant sur elle-même et sur sa vie quotidienne ses œuvres sont inscrites dans la vie qui est approfondie par le lien entre ces deux éléments.
Dans le seul acte d'écrire avec son corps, il y a un dialogue entre un personnage, elle-même et quelque chose qui la dépasse.
Les œuvres et les écrits de Kasetsu peuvent être considérées comme une exploration essentielle des possibilités de la calligraphie en tant qu'expression, la calligraphie vit.
Kasetsu est née en 1975 à Kyoto, calligraphe japonaise installée à Tokyo, expose depuis 1992 se concentrant principalement sur l’exploration des possibilités d’expression par l’écriture, elle a également organisé des ateliers d’écritures au Japon et à l’étranger, vécu à Paris, collaboré avec des artistes de différents horizons notamment avec les arts de la danse. Parmi ses nombreuses publications, citons "Nature morte" Seishiga 2001, Heibonsha, jouer avec les pierres «Ishi-no-asobi»,où réside la calligraphie «Sho-no-sumika" 2006.
Ces dernières années son travail a été remarqué dans le domaine de l’art contemporain. Invitée en 2017 par par le Hara Museum dans la région de Nagano « créer les forêts », invitée par le Reitberg Museum de Zurich en Septembre 2018 sur le thème «conversation avec Rosetsu Nagasawa ». Ses oeuvres font notamment partie de la collection du psychiatre Ryûtarô Takahashi. un des plus influents collectionneurs d’art contemporain au Japon.
Explorant l’impulsion primitive de l’homme dans la vie quotidienne Kasetsu évolue dans un courant expressionnisme abstrait en continuité des grands maîtres de la de la 2ème moitié du XXème siècle dans la lignée de l’artiste Yuichi Inoue.
TOMOKO KAWAO, Kyoto
Assise sur ses talons, Tomoko Kawao semble méditative. D’ici quelques secondes, la jeune femme va se livrer à une chorégraphie nommée Shodo, le nom japonais pour l’art de la calligraphie.
En silence, elle salue la toile de plusieurs mètres carrés, s’empare d’une brosse (aux dimensions elles aussi extraordinaires), la trempe dans un vase d’encre, laisse cérémonieusement l’excédent s’écouler. Soudain, elle s’élance, fait glisser le pinceau sur le support gigantesque, s’arrête, le corps en extension, tandis que les fibres gouttent sur la toile, avant de revenir à la source et, ses munitions rechargées, de repartir.
"Du signe au mouvement"
Originaire de Chine et popularisée au Japon au début de l’ère Showa (1926-1989), la pratique du shodo n’a cessée d’évoluer. La mise en scène contemporaine de la calligraphie japonaise créée par l’artiste se veut l’expression de la beauté du signe : ses traits, ses points et cet entre-deux lorsque le pinceau fait vibrer l’air.
Tomoko Kawao a commencé son apprentissage à l’âge de six ans. Après avoir remporté de nombreux prix au Japon et à l’étranger, elle s’investit désormais dans des projets aussi différents que le signalement d’une station de train, d’un temple ou l’étiquette d’un spiritueux.
Une fois le pinceau posé sur le papier, il n’est plus possible de revenir en arrière ». Ainsi, il en va du shodo comme de la vie : la beauté réside moins dans le résultat que dans la chorégraphie.
TSUTOMU HOSHITANI , Osaka
Tsutomu Hoshitani vit et travaille à Osaka ; diplômé en 1983 de Musashino Art School Tokyo, la plus ancienne école d'Art de Tokyo fondée sous l'ère Meiji, il participe à de nombreuses expositions au Japon.
L'idée de montrer ses oeuvres sur papier est une orientation de la galerie pour déchiffrer les mystères et les forces des peintures ; Hoshitani oriente notre regard sur les conditions environnementales et l'évolution de nos sociétés dans la mondialisation.
Approcher le langage hypnotique de ses peintures résonne comme un éveil à la beauté, l'intemporalité et l'impermanence des choses.
Erosion de formes, fragments émergents, mouvements de couleurs apparaissant sur fond blanc, blanc comme le vide, un vide délimitant une distance immanente, une nature propre, un état de nature ou tout est réalisation de soi et dans lequel le pouvoir de penser se fond avec celui de l'action.
Tsutomu Hoshitani est représenté en France et en Europe en exclusivité par notre galerie depuis 2014.
MITSUHIRO OFUNE , Faculty of Fine Arts Osaka
La qualité visuelle, monochromatique, la texture, sa fluidité, Mitsuhiro Ofune créé une relation singulière avec le spectateur. Proche du méditatif, la dynamique de ses couleurs est perçu comme une force, une énergie. Entre deux instants de vie, l'oeuvre silencieuse nous ouvre la voie d'une action volontaire et réfléchie.
Exposant régulièrement et principalement au Japon, Mitsuhiro Ofune reprend les adages d'anciennes techniques d'impression au tamis. Représenté exclusivement à l'étranger par notre galerie depuis 2014, ses oeuvres intègrent collections privées et fondations.
SETSUKO NAGASAWA
Née à Kyoto en 1941, auprès des maîtres céramistes tel Kenkichi Tomimoto, Setsuko Nagazawa s'imprègne de l'essence des arts de la terre et du feu au Japon. De 1964 à 1966, Setsuko fait son premier séjour prolongé en Occident, à Genève. A son retour à Kyoto, Setsuko installe son premier atelier en 1967. En 1972, elle fait un stage de céramique chez Takashi Nakazato. Un an plus tard, elle est invitée à suivre les cours de Paul Soldner au Scripps College, Claremont, Californie. À partir de 1974, son désir d'élargir son horizon artistique ramène Setsuko en Europe ; à Aix-en-Provence, puis en 1975 à Genève. Elle entreprend alors des études à l'Ecole des Beaux-Arts de Genève et obtient le diplôme de sculpteur et acquiert une grande indépendance d’expression lors de ses collaborations.
De 1977 à 1979, Setsuko Nagazawa enseigne en France à l'Atelier de Font Blanche. A partir de 1979, elle enseigne à l'Ecole des Arts décoratifs de Genève. Membre de l'Académie internationale de la céramique IAC depuis 1979, Setsuko Nagasawa a été artiste en résidence au Keramische Werkcentrum de Heusden en 1985 et au European Ceramics Work Centre en 1991 et 2003 aux Pays-Bas. En1987, elle est invitée à l'université d'État de Californie à Long Beach, États-Unis. De 1991 à 2006, elle enseigne à l'Ecole Supérieure d'Art Visuel de Genève jusqu’en 2005 tout en poursuivant ses activités créatives dans son atelier parisien jusqu’à ce jour.
Setsuko Nagasawa expose régulièrement ses œuvres en Europe et au Japon auprès des institutions et galeries d’art reconnues. Exposée à la cité de la Céramique de Sèvres depuis les années 2000 : Circuit Céramique en 2010, De Rodin à Schûtte en 2016 et Expérience de la couleur en 2018 , au centre de la céramique de La Borne en 2017. Les Flammes l’art vivant de la céramique au musée d’art moderne de Paris en 2021. Exposition personnelle à HEAG Haute Ecole d’art et de Design de Genvève en 2021, une sculture est actuellement exposée dans le cadre de la monographie de Daniel Pontoreau au centre Keramis à Louvières, Belgique en 2023, une exposition programmée à Venise en 2024.
AURORE DE LA MORINERIE, Paris
Une exploration n'est jamais définitive, elle n'est que le commencement de la suivante. Que l'on explore le monde enfermé dans sa chambre ou sur un bateau navigant des Galapagos à l'Equateur en 2011, la quête reste la même ; découvrir ce que nos yeux ne peuvent voir. D'un point à un autre, dans un temps donné, on sait, dès le début de l'aventure, que l'on ne verra, pendant la traversée, qu'une infime partie de la surface des abysses qui, pour autant offre une opportunité formelle et créative , d'autant plus incroyable qu'elle était insoupçonnée.
Cette découverte ne pourra s'effectuer que par la rencontre avec l'autre : scientifiques ou équipage présents sur le navire qui livreront à notre regard une fraction de l'infinité de formes que la vie peut revêtir. Autant d'existences jusqu'alors inconnues qui rencontrent notre imaginaire, l'habitent et, avant tout, questionnent notre place dans cet univers que nous partagions sans le savoir.
Aurore de la Morinerie, artiste invitée parmi l'équipage de l'expédition TARA pour la protection des océans. Elle exerce son art en renouvelant toujours son esprit curieux et explorateur. Diplômée de l'École supérieure des Arts appliqués Duperré, à Paris, illustratrice reconnue depuis les années 90, Aurore travaille auprès de marques de renommée mondiale, U T Magazine du New York Times, Harper's bazar, AD Magazine, ELLE France, ainsi qu'au supplément hebdomadaire du Monde.
Représentée par la galerie Bartsch & Chariau à Munich jusqu'en 2018, elle a participé à des expositions d'illustrations de mode au London Design Museum 2010, au Hamburg Kunst und Gewerbe Mus.
Le Musée de la Mode de la Ville de Paris - Palais Galliera lui commande une série de monotypes pour le catalogue de l'exposition dédiée à Azzedine Alaïa et pour celui de La Mode retrouvée. Ses œuvres font aujourd’hui partie des collections permanentes du musée.
YUTAKA YAMAMOTO, Paris
Expression du temps et des sentiments, prise de vue intimiste et tirage manuel dans son appartement atelier, Yutaka Yamamoto se situe dans la lignée des grands photographes sillonnant les rues de saint- Germain des Près et son esprit bohème.
Né au Japon en 1955. Yutaka Yamamoto suit des études à l’Ecole Supérieure de Design Kuwazawa de Tokyo, enseignement dont l’esprit est basé sur le concept du Bauhaus.
Directeur artistique de plusieurs magazines féminins japonais, de Madame Figaro Japon, ainsi que du magazine de Toshiba ; il s’installe à Paris en 1990 et collabore avec de nombreux magazines français et étrangers tels que Dépêche Mode, Madame Figaro, Marie-Claire Maison, Votre Beauté, View on Color, Grazia, Kateigaho.
Photographe publicitaire installé à Paris, Yutaka collabore avec Yohji Yamamoto, Cacharel, Michel Klein, Guy Laroche, Kenzo, Hermès, Issey Miyake et réalise lesphotographies du livre Don Perignon Vintage.
EV-DORIS BÖHM, Hambourg
Dans les années 80, je suis passé de l'aquarelle à la peinture, j'ai expérimenté le crayon, mais toujours avec des écritures, en développant des peintures à partir de la ligne, du trait. Après la visite d'une grande exposition sur l'Asie de l'Est, j'ai développé le désir de comprendre la beauté et la puissance d'expression des anciens maîtres calligraphes chinois et japonais et d'étudier la calligraphie sino-japonaise. J'ai ensuite étudié pendant 20 ans auprès du professeur Nangaku Kawamata.
"Pourquoi est-ce que je fais cela ? Les extrêmes de la vie sont ce qui m'intéresse, comment ils s'inscrivent dans la figure humaine, dans les mouvements et les expressions, dans le langage, la musique et tout aussi bien dans la destruction. Et pour comprendre la vie ! Le son de mes tableaux émerge de la vie avec la nature, que l'on peut expérimenter ici au Schaalsee, des bruits tels que le cliquetis des anneaux des cristaux de glace, qui se forment en hiver autour des tiges de roseaux, se frottant les unes contre les autres, l'écoulement de l'eau, son rythme - tout cela devient une partie de ma peinture."
Eve Doris-Böhm est née en 1943, sa jeunesse orientée par l'enseignement des arts graphiques et de la peinture à la Werkkunst-schule de Hambourg, ces école d'arts appliqués d'état dont sont issus les artistes allemands reconnus tels Anni Albers, Gustav Klimt, Otto Dix, Egon Schiele.
Le parcours d'Eve Doris - Böhm s'est illustré avec une reconnaissance dans le graphisme et l'illustration et son travail artistique exposé dans les galeries de Hambourg ou elle réside à ce jour.
Issen Nishigaki, Kyoto
Ecrin Poétique
A l’Ouest de Kyoto, flanant au milieu des temples et jardins zen du Daitoku-ji le visiteurd est transporté hors du temps, ou l’architecture de ce complexe de temples sanctuarise une nature apprivoisée de jardins zen de pierre et de mousse.
Par un passage étroit longeant l’enceinte de lieu historique, une maison traditionnelle abrite l’atelier d’Issen Nishigaki, artiste calligraphe et poéte.
A l’intérieure une structure de béton réalisée par son époux l’architecte Yasuhiko Nishigaki, professeur émérite de la faculté d’architecture de Kyoto, tous les codes de l’architecture moderne sont appliqués aux fondations de cette ancienne bâtisse.
Solitude picturale
De ses journées rythmées par les saisons, naissent les plus beaux poèmes de l'artiste inspirée. Du fond de sa pensée, cet été sera celui d’une rencontre sous la chaleur pesante de l’été ; dans l'atmosphère rafraîchie par d’épais murs de bétons, la main de l’artiste exerce le mouvement maîtrisé dans un moment de solitude ; isolement nécessaire à l’accomplissement d’une écriture volatile.
DESIGN & ARTISANAT FINLANDAIS
NIKARI
Située dans l'historique village de Fiskars au sud d'Helsinki, depuis 1967 fondé par le menuisier Kari Virtanen, NIKARI transmet la passion d'une fabrication locale, respectant dès son origine toutes les étapes de fabrication, le respect des essences et la transmission du savoir-faire aux jenues générations.
Editeur d'un mobilier recherché pour des projets d'architecture innovants, Nikari représente l'esprit nordique d'une fabrication locale et responsable ; concentrant sa créativité autour d'un mobilier simple, fonctionnel et durable.
En quelques années, Nikari est devenu un des acteurs majeurs du renouvellement créatif finlandais à la frontière entre art et artisanat. Présent sur les plus grands salons de design internationaux et les nouveaux projets d'architecture intérieure.
Signé par les grands noms du design minimaliste John Pawson, Cecilie Manz, Jasper Morrison, Jenni Roininen, Wataru Kumano, Claesson Koivisto Rune : son mobilier chaleureux intégre en toute évidence les projets d'architecture intérieure de la maison de famille à l'identité d'une grande marque de luxe.
Parmi nos références ; en 2021 l'aménagement du nouveau siège parisien de HERMES Parfum composé de leurs bureaux de direction, restaurant, salles de conférences executive. Au Printemps 2023, l'aménagement d'une Fondation d'Art dans un historique hôtel particulier du Marais.
www.nikari.fi
ARTISANAT AU JAPON
La région montagneuse de Nagano abrite des essences de bois qui ne se trouvent qu'à cette partie du monde. Bois sacrés à la durée de vie millénaire, certaines essences comm le cyprès hinoki et le cèdre sugi sont considérées comme les meilleurs matériaux de constructions au monde. Savoirs-faire des charpentiers utilisés dans tout le Japon, ces bois inaltérables répondent à l'exigence de la main de l'homme pour façonner de simples objet du quotidien.
EDITION LIMITEE
La texture et la douceur du papier semblaient bien adaptées au style de l'architecture japonaise avec ses intérieurs jouant de la lumière au fil de la journée et des saisons.
L'architecture traditionnelle utilise des matériaux fragiles et peu résistants comme le bois, le papier, la terre ; définissant les espaces de vie par des lignes horizontales et verticales.
Tirer parti de la nature pour la transformer en objet d'une grande sensibilité destiné à vivre une longue histoire auprès des générations futures a beaucoup de sens dans notre engagement. La table dessinée par le jeune designer Hiromitsu Konishi, titrée du KYOTO DESIGN AWARD, se plie, se déplace et se range, pensée fidèle à l'esprit traditionnel et fonctionnel en Asie.
La fabrication est réalisée par un atelier en activité depuis 140 ans ; découpe, pliage de chaque feuille façonnée à la main pour obtenir un résultat d'assemblage lui offrant une singularité recherchée pour chaque objet. Edition limitée par notre galerie, édition en 12 exemplaires.
ASIA NOW PARIS 2020
Asian Art Fair 21/24 Oct 2020 - 9, Avenue Hoche - Paris 8ème
www.asianowparis.com
Pour la 6ème édition de ASIA NOW 2020, la galerie ANTHOLOGIE expose sur ASIA NOW
parmi les acteurs reconnus de la création parisienne ; Galerie Laffanour, Nathalie Obadia, Galerie Mingei, Galerie Perrotin, Maria Lund.
ASIA NOW PARIS 2021
Asian Art Fair 21/24 Oct 2021 - 9, Avenue Hoche - Paris 8ème
www.asianowparis.com
Pour la 7ème édition de ASIA NOW 2020, la galerie ANTHOLOGIE expose sur ASIA NOW
parmi les acteurs reconnus de la création parisienne ; Galerie Perrotin, Nathalie Obadia, DanielTemplon, galerie Taménaga
PRESSE
Depuis 2000, notre collection repose sur un fonds de plus de 300 oeuvres référencées dans le monde de l'art, du design de l'artisanat en provenance du Japon.
des pièces représentatives de ce début du XXIème siècle.
Depuis 2009 nos parutions couvrent le monde de l'art et du design ; IDEAT / LE MONDE / LE FIGARO / ART NEWSPAPER / EDGAR / MADAME FIGARO ...
A N T H O L O G I E
56 , rue de l'Université
75007 Paris
JAPANESE & EUROPEAN NORDIC
ART & CRAFTSMANSHIP
Denis Ribreau / ceo fondateur
+33. 06 61 18 84 86
galerieanthologie@gmail.com
www.galerieanthologie.com